domingo, 9 de diciembre de 2018

POSTIMPRESIONISMO

Imagen relacionadaEs un movimiento artístico que nace en Francia, y es representado como continuación y contraposición al Impresionismo, toma elementos de este, pero a la vez rechaza de las limitaciones que supone.
El postimpresionismo es la base de los estilos modernos y contemporáneos.
Roger Fry habla por primera vez de este movimiento y llama “postimpresionistas” a los cuadros que aparecen a finales del siglo XIX hechos por pintores como Cezanne, Seurat, Gauguin y Van Gogh . Muchos de ellos empezaron por el estilo impresionista y lo abandonaron, desarrollando el suyo propio.
De Van Gogh surgió el expresionismo, de Gauguin el primitivismo, de Cezanne el cubismo y de Seurat el fauvismo.


CARACTERÍSTICAS 

Resultado de imagen de GAUGUIN
Imagen relacionada
  • Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas.
  • Conciliación entre efecto volumétrico y el gusto puramente estético (Cézanne).
  • Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos (Cézanne) 
  • Empleo de colores contrastantes para definir los planos y formas
  •  Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y cromática
  • Utilización de colores puros con gran carga emotiva (Van Gogh) y modulados (Gauguin).
  • Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior (V. Gogh)
  •  Interés por lo exótico (Gauguin)
  • Creación de composiciones simplificadas y estáticas, buscando la armonía de las masas cromáticas (Gauguin).

IMPRESIONISMO

Imagen relacionadaSe da a conocer en 1874 en una exposición celebrada en París en el estudio del fotógrafo Nadar. En esa muestra, celebrada de modo paralelo al Salón oficial, un grupo de pintores (Bazille, Cézame, Monet, Pisarro, Degas, Morisot, Renoir y Sisley) ponen de manifiesto su voluntad colectiva de hacer arte nuevo que rompa con el academismo y la trivialidad. 
Un cuadro de Monet, "Soleil levant, Impression", sirvió para bautizar al nuevo movimiento despectivamente como Impresionismo.

CARACTERÍSTICAS


  • Rechazo del realismo academista: línea, volumen y claroscuro (no tienen importancia).
  • Figuración con eliminación del detalle de todo carácter descriptivo. 
  • Indiferencia por el tema, la única procupación se centra en la luz y el color fugaz
  • Búsqueda de la belleza de la sensación directa
  • Preocupación por fijar las impresiones momentáneas de la naturaleza
  • REpresentación plástica de la vibración de la luz
  • Rechazo de los colores oscuros
Imagen relacionada
CATEDRAL DE ROUEN. MONET

EL ARTE DEL S.XX

Imagen relacionadaSe caracteriza por configurarse de variadas corrientes denominadas ismos. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muhcas son coetáneas y se interrelacionan entre ellas.
 El arte del s.XX se podría considerar comola ruptura on respecto a lo anterior, pero esta ruptura no comienza hasta finales deste siglo. En 1863 se inicia la pintura moderna. Constituyen como puntos de partida:

ESCULTURA ROMÁNTICA

Resultado de imagen de FRANÇOIS RUDELa escultura tuvo en el periodo romántico un desarrollo menor que la pintura. Los escultores no renunciaron a la inspiración grecorromana, tanto en iconografía como en formas, y las obras resultaban frías. Pero a partir de 1810 de manera progresiva se fueron sustituyendo por elementos contemporáneos.
El escultor más importante fue François Rude (1784-1855) a quién se debe como obra maestra el grupo "La partida de los voluntarios en 1792", relieve conocido popularmente como "La Marsellesa", que realizó para el Arco de triunfo de La Estrella de París
Se hicieron también esculturas de animales  que manifestaban el gusto por el movimiento y la tensión muscular. Eran esculturas decorativas para los interiores burgueses, casi siempre realizadas en bronce. Destacó Barye (1786-1875). 


Resultado de imagen de BARYE

ARQUITECTURA ROMÁNTICA

Se limita a volver a los estilos medievales, así como el Neoclasicismo volvió sobre Grecia y Roma, pero con mucha menor capacidad creativa que la que este último tuvo.

La arquitectura de este periodo es una arquitectura que actualiza estilos medievales: Neogótico, Neorománico, Neobizantino, aunque el mas empleado fue el primero.

Eugène Viollet-Le-Duc
El Gótico, estudiado por el arquitecto Viollet-Le-Duc,  quien restauró monumentos de este estilo y puede considerarse el principal teórico del Neogoticismo Romántico. 
Es el encargado de la restauración de la Catedral de Notre Dame en París. Entre las modificaciones que realizó se encuentran: La inserción de gabletes en las ventanas, el rosetón sur que es inventado por él, cambia la piedra de los arbotantes por piedra nueva, reconstruye todas las capillas interiores y altares, en la fachada coloca estatuas nuevas y algunas cabezas que faltan copiándolas de las que se encuentran en catedrales cercanas, además añade numerosas gárgolas que se ubican mas a la vista del espectador pues las originales se encuentran en los puntos mas altos donde el acceso visual es muy difícil.

Resultado de imagen de notre dame
NOTRE DAME
Se empiezan a usar las estructuras de hierro acristaladas, como en el Museo de Ciencias Naturales de Oxford o el Palacio de Cristal en Londres. Construcción erigida en 1851 para albergar la Gran Exposición.
En Inglaterra se reconstruye el Palacio de Westminster, conocido como el Parlamento, el mas importante edificio del estilo Neo-gótico construido durante el Romanticismo después de un incendio en 1834 que destruyó la mayor parte del antiguo edificio.


Resultado de imagen de basilica de cristina de parisEntre los escultores franceses más destacados están:

LOUIS HIPPILYTE (1782-1867)
Construyó la basílica Cristina de París, Nuestra Señora de Loreto, que se caracteriza por sus cuato columnas.

Resultado de imagen de iglesia de santa clotilde 


JACOB IGNAZ HITTORFT (1792-1867)
Construyó el primer templo Neogótico de París, la iglesia de Santa Clotilde, de estructura moderna, con las dos torres góticas en aguja de corte alemán. Así mismo construyó la estación Norte de París, construcción muy característica por el uso del hierro, en cuya fachada sobresale un amplio frontón. 
  
 HENRY LABRAUSTE (1801-1875)

Aplicó estructuras de hierro a sus construcciones pétreas al calificar la sala de lectura de la Biblioteca de Santa Génova en París, con soportes de hierrro.

Resultado de imagen de biblioteca santa genoveva

 

lunes, 3 de diciembre de 2018

THÉODORE GÉRICAULT



Théodore Géricault nace en 1791 en el pequeño pueblo francés de Rouen en el seno de una familia acomodada. Representa antes que ningún otro en territorio francés el Romanticismo, corriente pictórica caracterizada por la supremacía de los sentimientos ante la razón dejando atrás lo clásico e imponiendo la libertad como la mejor técnica para imprimir colores y formas en los lienzos.

De vida intensa y muerte violenta, Géricault comienza sus estudios artísticos con diecisiete años, haciendo de su carrera y su vida una línea poco continua, más bien repleta de altibajos que, por otra parte, no podía tratarse de otra forma si hablamos del Romanticismo y es que Théodore representa en su misma existencia la esencia del espíritu romántico. Como decimos, en la adolescencia comienza a pintar guiado por maestros como Vernet y Guérin. Poco después, en 1816, siguiendo el gusto aventurero de la época, viaja a Italia donde entra en contacto con la obra de Miguel Ángel donde se familiariza con su obra que se convierte en inspiración principal de sus obras presente sobre todo en la fuerza contenida de los gestos de sus personajes y animales. También de él adquiere las proporciones de los cuerpos a las que añade gran tensión, dinamismo y fuerza contenida. Parece que sus caballos van a salir en cualquier momento trotando hacia el espectador.


Sus cuadros, expuestos en diferentes países, no fueron, en general, bien acogidos por la crítica y es que sus obras muestran las rebeldía tanto las temáticas tan alejadas del clasicismo que elige Géricault para sus obras tanto las que representan una crítica contra la sociedad o el poder como la de dementes y enfermos que refleja los rostros de personas comunes con expresiones más realistas que idealistas.

Tampoco podemos olvidar en él la supresión de las normas clásicas ni el uso de las pinceladas gruesas, pastosas, poco ordenadas, Además sus cuadros muestran la pasión y los sentimientos propios del Romanticismo. Así lo vemos en la más famosa de sus obras:


La balsa de la Medusa

Pintada en 1819 fue expuesta en el Salón de París ese mismo año sin gran éxito por lo que su autor decidió presentarlo en Inglaterra donde finalmente tuvo mejor acogida que en el país galo.


El cuadro, de gran tamaño, representa la pasividad del gobierno frente al naufragio de la fragata francesa del mismo nombre que la composición en la que viajaban cientos de personas que, una vez el barco se ha hundido casi en su totalidad, se ven obligados al canibalismo para sobrevivir y es que nadie acude a rescatarlos. Los rostros de las figuras reflejan un enorme dramatismo reforzado con la elección tan acertada de colores que hizo el pintor: tonos oscuros y fríos que utilizó para plasmar lo trágico de la situación. Para la realización del cuadro, Géricault se documentó sobre las circunstancias concretas del desastre, entrevistó a supervivientes e incluso visitó hospitales donde pudo apreciar y copiar los colores de las heridas más profundas así como los rostros de dolor, de desesperación y agonía, tan excelentemente retratados en su obra. El estado de la mar no viene sino a reformar lo agónico de su rescate tardío. Embravecido, amenaza con derribar lo poco que queda de la antigua fragata.


Por encargo Géricault realizó en 1822 una serie de diez cuadros de dementes de los que, desgraciadamente, solo se conservan cinco. Para todos ellos fueron utilizados modelos reales sacados directamente de manicomios, hecho que impactó a la crítica y la sociedad del momento pues los enfermos mentales eran considerados como no humanos. Así de esta serie podemos destacar obras como El cleptómano o las dos representaciones con el título Retrato de mujer loca.



Con estos pequeños retratos Gericault demuestra que el arte debe representar a personajes reales y situaciones de la vida cotidiana, utilizando la fuerza de la pincelada incluso como una crítica a la sociedad tan desigual del siglo XIX.




El tercero de sus pilares si a temática nos referimos, fueron los caballos. Amante de la hípica, retrató de forma excepcional la fisionomía equina que la modeló bajo las premisas del ímpetu, el nervio y la energía pero también bajo la elegancia y la nobleza. Cualidades todas ellas presentes en los animales que, curiosamente, fueron los que acabaron con su vida con tan solo treinta y tres años, después de caer de uno de ellos en el año 1824. 





Obras destacadas sobre este tema son Coracero herido y  Húsar a caballo ambas de 1814.





















Carrera de caballos libres (1817) o Derbi en Empson (1821) fruto este último de uno de sus viajes a Inglaterra donde asistía a multitud de carreras y encuentros hípicos.

Resultado de imagen de Carrera de caballos libres   

domingo, 2 de diciembre de 2018

EUGÈNE DELACROIX

Eugène Delacroix. Autorretrato

Eugène Delacroix fue un hombre de compleja personalidad que rechazó desde el primer momento las normas de la Academia.
En 1806 muere su padre Charles y toda la familia debe trasladarse a París. Ese mismo año ingresa en el Liceo Imperial donde comienza sus estudios artísticos, desarrollados durante años.

En 1817 conoce a Théodore Géricault y posa como uno de los náufragos de su espléndida obra La Balsa de la Medusa. Aquí comienza la relación de admiración y respecto que tendrá el joven pintor por el ya famoso Géricault.
En estos años de estudiante Delacroix visita constantemente el museo del Louvre donde estudia y reproduce los cuadros de los grandes maestros de la pintura a los que, de una forma u otra, copiará y servirán de inspiración para sus propias obras. 
Dentro de su afán de conocimiento por los grandes artistas, viaja a Inglaterra donde entra en contacto con la pintura colorista y paisajista que luego verá consolidada con su viaje al norte de África, territorio que por su luminosidad llamó su atención y determinó las futuras obras del pintor.
Muere en París en el año 1863 dejando tras de sí una de las más prolíficas carreras pictóricas, llenas de centenas de cuadros que sirvieron de inspiración a otros tantos pintores.


Delacroix autograph.png




Su obra
La pintura Romántica francesa posee particularidades que la alejan de la realizada en Inglaterra y Alemania. Así lo demuestran las obras de Delacroix quien, considerado como el continuador de Gericault y el máximo representante del Romanticismo, coloca en primer plano el gusto por el color y las imágenes exóticas, fruto de sus ya citados viajes por África y del profundo conocimiento de la obra de Constable y Turner cuyas obras le sugieren el uso de barnices gracias a los cuales se obtienen nuevos tonos más vibrantes que aportan una magnífica luminosidad a las composiciones. Será, sin lugar a dudas, el conocimiento de otras tierras y culturas, lo que contribuya a la configuración definitiva del uso de la pincelada y el color del pintor, teorías que verá reflejadas en los estudios que sobre el color haga John Burnet, quien aseguraba que cuanto más construido esté un cuadro mediante el color, más ligero aparece el efecto y más realista las figuras. Así el color será el centro de toda la obra de Delacroix.

Las figuras humanas que aparecen en sus composiciones poseen una clara influencia de los modelos pictóricos y escultóricos de Miguel Ángel, atribuyendo al cuerpo humano unas proporciones cuasi perfectas en las que resalta cada músculo del cuerpo masculino y los atributos femeninos. Lo que, por el contrario, introduce Delacroix son las expresiones de sus personajes quienes conservan ojos llenos de sentimiento, expresiones de dolor y rabia, así como miedo y valentía. Une por tanto en sus personajes realismo y clasicismo, obteniendo armoniosas representaciones de temas históricos y literarios que destacan sobre todo por los detalles y las texturas que podemos casi tocar y oler.

Así la temática elegida por el autor ayuda a la grandeza de sus estructuras: los argumentos elegidos por este gran autor son principalmente dos: los históricos y los ambientados en el mundo oriental representando la realidad, evitada hasta entonces.

Sus cuadros más destacados
La Matanza de Quíos
Eugène Delacroix - Le Massacre de Scio.jpg
Fueron las composiciones históricas las que le aportaron la fama y llevaron a su consagración como pintor. Así ocurrió con la magnífica obra La Matanza de Quíos (1824) donde se denuncia la desmesurada violencia ejercida por los turcos contra los griegos. Podemos sentir el dolor que transmiten las figuras sedentes y la altivez del soldado a caballo, satisfecho por la victoria.
El cuadro posee además una perspectiva soberbia que queda reflejada sobre todo por la profundidad que el autor le da, demostrando en un segundo plano las secuelas de la guerra. El cuadro conserva una clara influencia de Velázquez y Gros.



La Barca de Dante
La Barque de Dante (Delacroix 3820).jpg
Pero ésta no fue su primera obra sino que en 1822 presentó La Barca de Dante, obra que suscitó comentarios de todo tipo pero que admiró por el color y la realización, por la potencia del dibujo y la fuerza plástica de las figuras.
Según se ha apuntado desde la Editorial Origen, la verdadera novedad del cuadro fue el uso del color, especialmente en las gotas de agua sobre algunas figuras en primer término. Gracias a estos pequeños detalles podemos concluir que la atención a los fenómenos naturales será constante en el artista.


La Libertad guiando al pueblo
Eugène Delacroix - Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple.jpgLa más conocida de sus obras es La Libertad guiando al pueblo (1830), donde se reproduce un momento de la Revolución de París del 1830.
En él la Libertad es representada por una mujer con gorro frigio alzando la bandera tricolor republicana, mientras que dirige a una muy variada muchedumbre, situada en un segundo plano. El primero de los valientes es el mismo Delacroix quien, como harían pintores pasados, se autorretrataría en su obra. El tercero de los focos de atención en la composición son los cuerpos inertes de los guerreros muertos quienes, tendidos en el suelo, aportan el contraste junto con aquellos alzados. Gracias a este dualismo Delacroix consigue una gran sensación de movimiento y dinamismo.

PINTURA ROMÁNTICA

La pintura romántica trata de movilizar los pueblos y las conciencias recuperando la potencia sugestiva del color, las composiciones dinámicas marcadas por las posiciones convulsas y los gestos dramáticos, el culto al paisaje ya la luz, los temas de los desastres naturales, las revoluciones políticas y las reivindicaciones nacionales con temas históricos.
La mayoría de los pintores románticos reflejan en sus obras los valores de la época.

Características
  • El movimiento (supone una ruptura con el estilo neoclásico, solemne e inmóvil).
  • El color y la luz (utilizan colores brillantes, aplicados con pinceladas sueltas, y los cuadros se llenan de luz).
  • El paisaje (la naturaleza es la protagonista de la mayoría de los cuadros).

JEAN LOUIS THÉODORE GÉRICAULT - La Balsa de la Medusa (Museo del Louvre, 1818-19).jpgDestaca, sobre todos, Eugène Delacroix (La Libertad guiando al pueblo), Théodore Géricault (La balsa de la medusa).

Eugène Delacroix - Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple.jpg 









martes, 27 de noviembre de 2018

EL ROMANTICISMO

En las primeras décadas del siglo XIX se expandió por Europa, una corriente cultural y filosófica que condiciona todas las manifestaciones humanas: el Romanticismo. El Romanticismo significó una nueva estética y un nuevo sentimiento. 
Características:
* Exhaltación del individualismo
* Predominio de los sentimientos sobre la razón
* Fomento de la imaginación y la fantasía
* Desarrollo de los sentimientos nacionalistas
* Afición por todo lo referente a la Edad Media y revalorización del arte gótico en arquitectura.

domingo, 25 de noviembre de 2018

EL ARTE DEL S.XIX

Resultado de imagen de saturno devorando a su hijoEl siglo XIX tiene, desde el punto de vista artístico, un enorme interés. Las distintas expresiones artísticas de esta época van a reflejar a la perfección los grandes cambios que en todos los órdenes de la vida, se producen a lo largo de esa centuria. 

Entramos ahora, decididamente, en el arte contemporáneo y. con ello, se pierde la homogeneidad de estilo que había caracterizado a las etapas anteriores. Si el Renacimiento es el arte de los siglos XV y XVI, como el Barroco lo es del XVII o el Neoclásico del XVIII, no podemos decir ahora que tal estilo en concreto define al siglo XIX.

Por el contrario, a lo largo de este periodo diversas sensibilidades artísticas se suceden. Todo va a ponerse en tela de juicio. La nueva sociedad burguesa, rompedora con las trabas del Antiguo Régimen va a llevar también este rompimiento al campo del arte. Los viejos principios van a cuestionarse y las nuevas respuestas no serán, a partir de ahora, uniformes. La idea de libertad se asienta por lo tanto definitivamente en el mundo de la creación artistística. Existirán las escuelas, las corrientes y las tendencias, frente al estilo imperante en cada una de las etapas anteriores.


Pintura Barroca: Escuela Andaluza (Sevilla)

Zurbarán 

Es el llamado "pintor de frailes", porque recurrió mucho a las representaciones de frailes y de temas religiosos. También realizó bodegones.

Casi toda su obra es tenebrista. En ella no importa la perspectiva y se aprecia una falta de habilidad en la composición. Zurbarán emplea una pincelada fina que hace acusar visualmente el volumen y el peso.
Sus principales obra son la Misa del Padre Cabañuelas, La visión del Padre Salmerón, y Tentación de San Jerónimo.


Resultado de imagen de tentacion de san jeronimo zurbaranResultado de imagen de misa del padre cabañuelasResultado de imagen de vision del padre salmeron zurbaran


Murillo


Se centró también en la temática prácticamente religiosa. Murillo representa la cara dulce de la Contrarreforma. Fue muy popular y querido. Sus clientes fueron las órdenes religiosas y algunos párrocos.

Se produce una evolución en sus trayectoria como pintor, ya que al principio se adhiere al tenebrismo y pinta escenas de cámara, cuyos protagonistas son los niños. Si embargo, en sus últimas años su pintura se hace más colorista.
De la primera etapa es la Sagrada Familia del Pajarito. Es un cuadro tenebrista y de gran realismo y de una cotidianidad muy cercana al pueblo. Su composición se basa en líneas diagonales.


Resultado de imagen de inmaculada concepcion murilloOtra de las obras maestras de Murillo es su Inmaculada Concepción. Es una pintura colorista con una escena idealizada donde la Virgen tiene una mirada de éxtasis místico.

Resultado de imagen de sagrada familia del pajarito 















Valdés Leal

Fue un pintor que se recreó en reflejar la parte más cruda de la vida. Leal simboliza la visión dura de la contrarreforma. Son famosas sus "Alegorías de la muerte".

Resultado de imagen de finis gloriae mundi valdes lealEn la obra El fin de la Gloria del mundo. (Finis gloriae mundi). 
En esta célebre pintura expresó que la muerte es igual para todos. De similar temática e intención es otra de sus obras más duras.  En este lugar (In ictu oculi).

Resultado de imagen de valdes leal in ictu oculi 














miércoles, 21 de noviembre de 2018

Pintura Barroca: Escuela de Madrid

Carreño y Caludio Coello

En la Escuela de Madrid de la Pintura Barroca española destacan dos artistas: Claudio Coello y Carreño, ambos pintores de cámara de Carlos II.

Resultado de imagen de adoracion de la sagrada forma claudio coello
La mejor obra de Claudio Coello es Adoración de la Sagrada Forma. El cuadro representa una Misa en un templo mostrado con gran profundidad. En ella aparece el propio monarca. Otra gran obra de Claudio Coello es El Triunfo de San Agustín.

Resultado de imagen de retrato mariana de austria coello Juan Carreño, por su parte pintó, en otras muchas obras el Retrato de Carlos II y el Retrato de la Reina Doña Mariana de Austria.











Imagen relacionadaDiego Velázquez

Velázquez es el pintor barroco español más importante y una de las máximas figuras de la pintura universal porque aplica su genio con fortuna en todos los temas: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc.

Realiza sus obras en la primera mitad del siglo XVII, en la corte española que está regida todavía por los Austrias. Velázquez será el pintor de cámara de Felipe IV.

Tiene características muy peculiares, pero las más representativas son:

  • Perspectiva aérea.
  • Profundidad.
Velázquez desarrolla primero su obra en Sevilla y luego en Madrid. Como otros pintores de la etapa barroca en España, comienza apegado al tenebrismo, pero a partir de conocer la obra de Rubens y de su viaje a Italia, lo abandona y es cuando consigue sus más afamadas obras geniales.


Resultado de imagen de la fragua de vulcano velazquez





martes, 20 de noviembre de 2018

Pintura Barroca: Escuela Valenciana

Ribalta

Las características de Ribalta son el tenebrismo, la sobriedad del gesto de los personajes y representación de los valores táctiles. Sus principales obras son:
Resultado de imagen de el abrazo de cristo a san bernardo
  • El abrazo de Cristo a San Bernardo. En este cuadro se aprecia un fuerte tenebrismo. Emplea aquí una composición diagonal y logra reforzar los valores plásticos (los personajes parecen esculturas).

  • La Santa Cena. La composición se establece en una mesa circular. Se trata de una obra colorista con gran peso en las arquitecturas que rodean la escena.

 José de Ribera

Resultado de imagen de martirio de san bartolome jose de ribera José de Ribera es uno de los grandes artistas de la pintura barroca española. Se formó en Valencia, pero joven marcha a Italia y se empapa de las influencias del tenebrismo de Caravaggio.
Destacó por su impecable y realista tratamiento de la piel y de las arrugas.


Como otros pintores españoles de la época, sufrirá una evolución en la abandonando poco a poco el tenebrismo, que ya desaparece en su célebre obra Martirio de San Bartolomé. Este abandono del tenebrismo se produce por el contacto e influencia de Rubens y Velázquez.
 
Imagen relacionada 
Otras obras importantes de José de Ribera son San Jerónimo penitente, San Andrés, Santísima Trinidad, El sueño de Jacob, La Magdalena, etc.






domingo, 18 de noviembre de 2018

Escultura Barroca: Escuela Andaluza

Se extiende por Sevilla, Granada y Málaga. Huye del realismo exagerado buscando la belleza sin rehusar del contenido espiritual. El realismo se idealiza predominando la serenidad y las imágenes bellas y equilibradas con un modelado suave.
Destacan como autores:

Juan Martínez Montañés (1568-1694)
Es el creador de la escuela sevillana. Su producción es casi toda religiosa. Su talla está bien modelada, sus ropajes voluminosos dan grandiosidad a la imagen y concede gran importancia a la anatomía.
Resultado de imagen de el cristo de la clemenciaLa obra que revela su verdadera personalidad es El Cristo de la Clemencia en la catedral de Sevilla. Sin excesivo dramatismo, con poca sangre y aún vivo, mira hacia abajo en actitud de conversar con el devoto.

Ejecutó obras tan importantes como el Retablo de Santo Domingo, de la que sólo se conserva la estatua de Santo Domingo, que se halla en éxtasis, aunque la expresión sea de calma.
En el Retablo de San Isidoro del Campo, de Santípoce, en Sevilla, destaca la figura de San Jerónimo.

Resultado de imagen de la inmaculada martinez montañesCrea el tipo de Niño Jesús desnudo, delicioso y bello. El de la Catedral de Sevilla desprende ternura, colocado sobre un cojín, extiende sus brazos demandando un abrazo. Supone un acercamiento a los afectos humanos.

La Inmaculada ocupa un lugar especial en su iconografía. Para la catedral de Sevilla hace una Virgen que es una mujer joven, con el manto caído sobre los hombros, con la cabeza levemente inclinada y una pequeña sonrisa ingenua y melancólica que la dota de gran religiosidad.
Resultado de imagen de el jesus del gran poder 

Juan de Mesa (1583-1627)
Se formó como aprendiz en el taller de Montañés. Sus clientes fueron principalmente cofradías procesionales. El crucifijo es el tema más frecuente en su producción y en especial, las imágenes de Cristo antes de la muerte.

La culminación de su dramatismo está en El Jesús del Gran Poder de la Iglesia de este nombre en Sevilla. Es una imagen procesional de vestir, es la imagen sufriente y envejecida por la cruenta pasión.


Resultado de imagen de la virgen de oliva alonso canoAlonso Cano (1601-1667)
Fue un artista completo, pintor, escultor y arquitecto. Su producción pasa por tres momentos, sevillano, madrileño y granadino.

En Sevilla realiza el Retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de Oliva de Lebrija. La Virgen de Oliva muestra su estilo idealizado, que aparece de forma solemne, casi hierática, recogiendo su manto en la parte superior.
Para la catedral de Granada hace una Inmaculada. Con la cabeza inclinada, abstraída, parece sobreponerse al espacio y al tiempo. El manto la envuelve en amplias curvas. Se trata de pequeñas imágenes con las que crea tipos nuevos, con un equilibrio armónico entre el idealismo y el realismo.


Pedro de Mena (1628-1688)
Es el gran maestro de la escultura en Granada y fue colaborador de Alonso Cano. Su estilo desde gran virtuosismo. Huye de la exaltación del dolor, sus rostros están levemente estilizados, sus figuras son lánguidas y contemplativas.

Resultado de imagen de magdalena penitente pedro de menaResultado de imagen de san francisco pedro de menaDos de sus mejores estatuas son el San Francisco de la catedral de Toledo y la Magdalena Penitente para los jesuitas de Madrid.  El punto de mayor expresividad es el rostro, que da idea de inmenso sufrimiento y que proclama la contenida emoción de un arrepentimiento